各类文书范文

剧本创作实务篇

范文词典 fanwen.cidiancn.com

阅读: 304

各类文书范文:剧本创作实务篇是由范文词典为您精心收集,希望这篇剧本创作实务篇范文可以给您带来帮助,如果觉得好,请把这篇文章复制到您的博客或告诉您的朋友,以下是剧本创作实务篇的正文:

  第一章:剧本写作的实际与窍门(代序论)

  第一节:剧本创作不是无中生有

  第二节:编剧取材有其诀窍与重点,针对重点取材,题材用之不竭

  第三节:戏剧与人生是有差别的,掌握差别处,做文章正如滚雪球

  第四节:剧本写作的程序

  附:做剧作家需要哪些能力

  第一项:「感同身受」的能力

  第二项:具体化的能力与想像力

  第三项:很强的组织能力

  第二章:题材的来源与取舍的标准

  第一节:引起写戏的动机与题材的来源

  第二节:「可能性」与「盖然性」

  第三节:「哀怜与恐惧」

  第四节:「发现」与「急转」

  第五节:场景的因素

  第六节:时间的因素

  第七节:长度的考量

  第八节:保护隐私的考量

  第三章:大纲的制作与决定处理的方法

  第一节:大纲的格式与制作

  第二节:几种产生大纲的应用方法

  第三节:「高调」与「低调」处理

  第四节:人物(关系)优先或情节优先

  第五节:语言风格与整出戏的基本情绪

  第一项:诗意的语言

  第二项:低限的语言

  第三项:隽永的语言

  第四项:诙谐与嘲讽的语言

  第五项:传统戏剧的语言

  第六节:单一情节线或复调结构

  第七节:场景数量的处理

  第八节:早著眼点与迟著眼点

  第九节:叙事逻辑

  第十节:人物处理的方针

  第四章:真正开始写戏时的一般技巧

  第一节:交代前情

  第一项:鸡毛扫景

  第二项:心腹人物

  第二节:伏笔或预示

  第三节:打岔与停顿

  第四节:冷热调剂

  第五节:明场与暗场

  上下场的动机

  第六节:结局的处理

  A:反高潮

  B:开放性的结尾

  第五章:剧场的考量

  第一节:剧场的基本分类

  第一项:一面观的剧场

  第二项:三面观的剧场

  第三项:环境剧场

  第二节:与观众理想的关系与距离

  第一项:在一面观的剧场里

  第二项:在三面观的剧场里

  第三项:在传统戏曲舞台

  第四项:在四面观的剧场

  第五项:在环境剧场

  第六章:舞台指示的范围与写法

  A.舞台指示的格式

  B.将舞台指示当作艺术创作工具来运作

  第七章:改编剧本的实际

  第一节:改编剧本的题材问题

  第二节:特殊的考量因素

  第三节:方法与应用技巧

  第四节:好处与坏处

  附:电影剧本《黛拉 太太回家》草稿

  A.剧中人物

  B.故事大纲

  C.分场大纲

  第八章:剧本的完成与后续动作

  第一节:校稿到定稿

  第二节:作品存档与保存

  第三节:保障著作权的存证

  第四节:投稿与发表

  第五节:有关剧本行销

  第六节:善用网路

  第九章:念剧本与看戏做功课

  第一章:剧本写作的实际与窍门(代序论)

  第一节:剧本创作不是无中生有

  朋友知道我在写戏,最常的反应就是会说:「你好棒!那你一定很会编故事喽 真了不起.」

  可是我心里想的完全不是那麼一回事,因为戏剧写作并不等於编故事,而实际的情形,编剧多半是「有所本」的.

  通常,戏剧不一定要「说故事」,但说故事的戏剧占最多数.戏剧里的故事可以有故事的所本,同样人物有人物的所本,场景或情境都可能有所本,同时媒体或剧场形式风格也都有可以参考借镜的对象.

  严格地讲,「编剧」比「写剧本」这个用词,其实更像是内行人说的语言.

  第二节:编剧取材有其诀窍与重点,针对重点取材,题材用之不竭

  俗语说「人生如戏,戏如人生」,但剧本创作的取材并不是毫无范围漫无标准的,懂得戏剧取材的重点,可以使创作素材用之不竭,同时碰到一堆资料或面对当事人的回忆,也能知道如何判断,到底适不适合戏剧来表现.

  以最通俗讲故事的剧本,也就是有故事情节的编剧而言,取材的重点在於「能否化约成人物,场景(故事发生的时间与地点),情境,及有首有尾的事件」等要素.这是戏剧创作异於小说,诗歌,音乐,绘画,雕塑等其他艺术表现最主要的地方.若是一个题材无法化约成上述要素,不如转到其他艺术表现方式去创作.

  要将写作的素材化约成上述的戏剧要素并不难,只要稍加练习人人都办得到.但要将上述要素进一步铺陈为一出有首有尾的戏剧,便需要创作者对题材里的人物遭遇能够「感同身受」.(这是最主要的,一个初学者虽有分场大纲,但迟迟无法下笔的原因,多半是因为对题材中的人物,情境等他不熟.从另一角度而言,若剧作者处理的是发生在自己身上的真实故事,往往就没有这类的问题,原因也在此.初学者若要建立起戏剧写作的信心,先处理自己熟习的人事物或是自己本身的故事,会是不错的选择).

  第三节:戏剧与人生是有差别的,掌握差别处,做文章正如「滚雪球」

  戏剧取材自人生,但戏剧与人生毕竟是有所区别的,能掌握其中的区别,是剧作家的第一项本领.

  戏剧有时「高」於人生,有时「低」於人生,掌握戏剧什麼时候高於人生,什麼时候戏剧又低於人生,就能充分掌握「文章」的难易.

  一般而言,戏剧写作被严格限制在少数的场景,集中的时间,真实的人物与文学的语言,此时戏剧的形式是「高」於人生的,它的创作难度就高.

  相反的,若戏剧的写作没什麼严格的限制,反而是场景越多越好,时间(戏剧时间)可以中断,可以中间经过许多年,人物倾向夸张,类型化或功能性,语言低调或能交代情节就够了,则此时的戏剧形式是「低」於人生的,创作起来难度并不高,所谓「滚雪球」的写戏就是指这种情形.

  第四节:剧本写作的程序

  剧本写作的程序包括取材,编写大纲,调整大纲,逐场填入人物,对白,场景及动作等说明(或舞台指示).难就难在如何选择有潜力的题材,以及最佳的表现形式(同样一种媒体就有许多不同的风格,更不用说戏剧还可以诉诸不同的媒体来表现).好在这两方面都是可以透过后天努力来充实的,要做到这点,多看,多阅读,多观摩,多想为什麼,勤做笔记,是最有效的方法.

  附:做剧作家需要哪些能力

  第一项:「感同身受」的能力

  过去听过有人为了写特种营业者的生涯,便真的下海去执业,体验这个行业的心情与遭遇.这个举动是否绝对有必要,似乎是见仁见智的.

  剧作家最大的法宝之一就是具有「感同身受」的能力.「感同身受」让一个创作者不必亲身

中&国文秘源网 - 您身边@免费贴心的文秘专家 - 欢迎访问WwW.ZgDoC经历与故事情节完全相同的情境与遭遇,也能准确地描绘出合适的情境气氛与人物感受.

  同样是面对一篇人物报导或自述,有的人能深刻体会到当事人的感受,有的人主观上排斥痛苦的经验,有的则没有感觉.通常剧作者是当中感受最强烈的人,同时他还比一般人多一份想要用自己的方式,把故事说出来的强烈企图心.

  第二项:具体化的能力与想像力

  剧作家的任务就是要能将简单的故事叙述,变化成具体的人物在特定的时间,地点,所发生的事件及其经过.换句话说,剧作者平时对周遭生活的情境与人物的感情状态,就必须具有比一般人更敏锐的感受力与观察力.

  通常故事的叙述口吻多半是单一的,不是用第一人称就是用第三人称来叙事.可是在最大多数的戏剧风格里,剧中人物永远是用第一人称来说话的(某些传统戏曲的语言风格会用到第三人称叙事口吻的情形).剧作者或多或少必须能模拟每个剧中人物的心理,性格与情绪状况,这样才能「说一人像一人」也就是「代剧中人说话」.

  第三项:很强的组织能力

  戏剧写作牵涉到「搬演」或「呈现」的因素,也就是必须提出如何在观众面前把故事「演」出来的解决方案.

  剧作家不仅必须熟习各种媒体与剧场风格的特性,从其中找出最适合的方式,把故事在观众面前「演」出来.同时就是在私下用笔作业的时候,也能有条不紊地将脑海里的「剧场」上或「镜头」前所发生的事,原原本本地「搬」到稿纸或电脑萤幕上.

  选择合适的「演出」形式的考量,可以用想要的「戏剧与观众的距离」做思考的起点;而无论是采用哪种剧场风格或媒体,举凡人物,化妆,服装设计,语言,布景设计,灯光,音效,人物的走位,画面的安排等各种因素,都需要相互搭配彼此协调,以营造出想要的整体的「演出风格」与独特的气氛.虽然这些牵涉到其他艺术家后续加工的因素,但合格的剧作家所提出的最初的,做为讨论基础的纲要式的解决「蓝图」,是不能彼此冲突或流於拼凑松懈的.

  通常剧作家在写戏时,都是先将媒体或场景布置等环境及形式的因素确定下来,接著他会决定每场戏开场时的故事情境,然后让合适的人物在合适的时间出现说适当的话(有时也加上音效灯光变化的穿插),他会像是交响乐的指挥家那样,同时处理节奏与气氛的冷热调剂等,这也是剧作家工作时最大的乐趣之一.这意味剧作家需要很强的组织力与整体感的直觉.

  第二章:题材的来源与取舍的标准

  第一节:引起写戏的动机与题材的来源

  剧作家最初会想要写一出戏的原因,可以是各色各样的情形.有的是碰到现成的人物故事,有的源於一个意念,或是基於美学实践上的尝试与重现,情形不一而足.通常的情形是剧作家第一出的作品,往往带有自传的成份.

  题材的形式也是各色各样的.一般而言牵涉到人物的经历遭遇,不论是新闻,或是历史,传记,个人的记忆都能成为写戏的题材.这类形式的题材也最容易取得,在后续工作上也最省事,因为人物,事件,情境等都是现成的.在某些特殊的场合,过去的经典剧作,或是剧作家本人自己撰写的人物故事大纲等,也都能成为一出戏最初工作的对象.

  每个题材的潜力并不都是一样的.一部伟大的作品,题材的因素占了十分重要的地位.古希腊最有名的悲剧之一《伊底帕斯王》*,若是换成〔弑父娶母〕以外的情节故事,几乎是令人无法想像的.

  另一方面,可以入戏的题材,也有一些通常的考量因素.在多数的情形下若是不符合这些条件或标准,写出来的效果不仅要大打折扣,甚至於无法保证完工.

  *《伊底帕斯王》可参考黄毓秀的中译本.收在《希腊悲剧》,黄毓秀/曾珍珍合译,书林书店,民国73年.后者尚包括《阿卡曼侬》及《米蒂亚》等希腊悲剧剧本.

  第二节:「可能性」与「盖然性」

  古典理论学者认为一出良好的戏剧,它的故事情节必须要能满足「可能性与盖然性」*的要求.

  一层意义是说如果它超出「可能性与盖然性」的范围之外,换言之让人一接触便觉得太离谱,在真实生活中不可能发生,或是违反了显而易见的常识原则,这样的题材便不值得创作.

  但话说回来,俗语说「看戏的人是傻子」,行话说欣赏戏剧本身就是「心甘情愿信以为真」;在一些特殊的情形,只要让观众觉得这样的「离谱」是有趣,有意义,甚至是整出戏的架构不可或缺的部份,而愿意继续看下去,这样的题材也具有创作的价值,这在现代戏剧中是十分常见的.

  另一层意义是说戏剧的本质并非只是单纯的模拟真实,而是能表现生活具有「可能性与盖然性」的面貌.换句话说生活可能只是特殊的单一事件,而戏剧的内容则可以是具有普遍性,是能「放诸四海」皆准的.

  这样讲起来「可能性与盖然性」的标准似乎还是有些抽象,不够具体,但是当一个剧作者翻开每日报纸的新闻,很容易便能辨认出什麼东西值得写,而什麼东西又不值得写.比如政治新闻每天变一个样子,属於孤立事件缺少普遍性,犯罪新闻陈义过低会引起不良示范,交通意外千篇一律,婚外情通常只与当事人家庭有关,都不具有写作的价值.然而某些社会新闻或是当事人的自述经历或回忆,由於当事人与你我具有相同的心理基础,或是人物遭遇与族群记忆有关,这类题材便十分具有创作的价值.

  剧本创作并没有教条式的标准,而创作者在拿捏题材的取舍时,除了本身强烈的创作欲外,若是也能考虑将来剧本上演(或上映)对观赏者本身的意义,也不失为一个简单的判断依据.

  *有关「可能性」与「盖然性」,可参考《诗学笺注》第九章,亚里斯多德著,姚一苇译注,国立编译馆出版,台湾中华书局印行,民国75年.

  第三节:「哀怜与恐惧」

  古典主义学者对於一出良好戏剧的要求,还包括必须能引起人「哀怜与恐惧」*的情绪,它的理由是这样看完戏便能得到相似情绪的「清泻」.这主要还是针对悲剧(尤其是希腊悲剧)而言的.

  事实证明千百年来「哀怜与恐惧」不仅是剧评家评判一出纯正悲剧的的试金石,同时也是剧作家鉴别一则戏剧题材的伟大性的最有价值的标准之一.

  至於什麼是「哀怜与恐惧」呢 从阅读希腊悲剧剧本中去体会是最直捷有效的方法**.若是不察,将「英明正直的国王勇敢地追查出导致连年瘟疫的真正原因,竟然是当年他在无意间犯下的弑父娶母的滔天大罪…,最后在谴责人类的智虑短浅与造化弄人下,戳瞎了自己的眼睛」的故事情节,误认为它的重点是「血腥」,「残暴」,「灾难」,「耸人听闻」,「乱伦」或「煽情的眼泪」,那就差太远了(不幸的是这些题材似乎在剧场或商业电影上都流行过).

  多参考过去人的经典剧作或演出,对於一个剧本创作者有绝对的好处.人类文明最伟大的成就之一,就是美感形式的建立与传递.一个时代发展成熟的剧本风格或演出形式,经历过许多人无数次的研究与改进,往往也具有历久弥新的价值.抓住观赏时的感动,当遇到合适的题材,内心油然而生创作的欲望,对一个企图心远大的剧作者不仅是十分自然的事,同时也能迅速提升创作者的功力.

  *「哀怜与恐惧」请参考《诗学笺注》第六章.

  **希腊悲剧的中译本,除了上述书林书局的《希腊悲剧》外,尚有《希腊悲剧-伊底帕斯王及其他》,香港九龙,第六共同艺术协进社,民国71年;以及《安蒂冈妮-墓窖理的女人》,吕建忠编译,台北,书林书局,民国77年.

中&国文秘源网 - 您身边@免费贴心的文秘专家 - 欢迎访问WwW.ZgDoC

  第四节:「发现」与「急转」

  「发现与急转」*同样也是古典理论学者的重要主张之一,就是对现在人的创作同样也具有很高的参考价值.

  「发现」指的是一件事情真相的揭露,换言之就是主人翁由原来的「不知」转变为「知」,这方面古典学者尤其强调的是血缘关系的揭露.「急转」指的是事态的突然发展,使当事人的命运由「幸」一下转变到「不幸」,或是由「不幸」一下转变到「幸」.

  「发现」未必都能引起命运的「急转」,但是能引起「急转」的「发现」,绝对是具有写作价值的题材.

  在创作上「发现」是非常实用的一项标准.我们每天接触到各色各样的讯息,随时都是处在由「不知」转变为「知」的变动中,「发现」的确是每日垂手可得的.而在阅读人物传记或是历史记述时,若是留心观察也不难找出「发现与急转」的关键时刻**.就算是自己凭空想到的故事大纲,只要找到「发现与急转」的关键所在,要转换为一连串情境的变动序列的形式(一种有效的分场大纲形式),也是非常有可能的.

  戏剧是时间的艺术,从「不知」转变为「知」必定包含一个历程,因此具有改编成戏剧的潜力.而能够引起命运「急转」的「发现」,在情节发展与情绪转换上往往高潮起伏,具有很高的冲击性,因此也具有一定的创作价值.积极进取的剧作者,不妨平时就养成发掘「发现与急转」关键点的习惯,逐渐培养出辨别有效写作题材的敏锐直觉.至於如何由这两个因素发展成一个分场大纲,进而完成一出戏,将在以后的章节中讨论.

  *「急转」与「发现」请参考《诗学笺注》第十一章.

  **卫西林的《开国演艺》剧本创作,就是阅读《史记》(〈周本纪〉及〈伯夷列传〉***)后再利用「发现」和「急转」的原理来处理的.

  《开》剧中的第一到第五的演出段子,都是在事态濒於危机的紧要关头开场(「迟著眼点」的写法,见第三章第八节的讨论);即先利用群众角色议论国是带出整个故事的背景,紧接著便揭露事态的真相(「发现」),然后剧情急转直下(「急转」).

  详细分析来说,第一盏的危机是薰育戎狄用武力勒索周交出土地与人民,这时古公亶父出面宣示「去国止杀」的政策,对民众角色而言是「发现」,接著古公与薰育战士去点交财产,而众人各自决定去留则是「急转」.

  第二盏的危机是传言古公亶父有意「弃车保帅」传位给三子季历,民众恐怕拥护长子太伯,次子虞仲的人马会出而作乱,直到后两者「断发纹身」向众人展示自我放逐到蛮夷之地的决心,事态才终於明朗(「发现」),接著他们告别古公与群众长老,化解了一场可能的政治风暴(「急转」).

  第三盏的危机是周文王在狱中向商纣王提出废除酷刑的交换条件,周的民众都担心后者会被激怒,并且因此撤销释放文王的前令,直到文王真的被释放,而且周的使者还带来纣王的赏赐(「发现」),周人才安心地启程返国(「急转」).

  第四盏利用到「发现」来增加剧情的高潮起伏,但重头戏还是放在伯夷叔齐扣马劝戒周武王不要发动战争,并因此获得民心上面.开场时民众分不清包围城池的外地军队的意向,以为自己马上会遭到攻击情况一度十分危急,直到军师出面说明外方军队是来帮助武王伐纣的(「发现」),才证明是一场虚惊(但后来因为民众不欲发动战争,所以才有伯夷与叔齐劝戒武王的一场戏).

  第五盏开场时,商纣王的民众都已经准备好周武王前来接收都城的一切安排措施,并对新政权的建立与未来的施政作风充满著莫名的期待与憧憬,可是他们终於从武王处置纣王尸体的方式上,领悟到周人对他们其实充满著不信任与猜忌,以及国家灭亡自己沦为被统治者的悲哀(「发现」),於是民众决定从此对政治三缄其口,同时相约彼此照应,各安天命(「急转」).

  ***《史记》,汉.司马迁撰,台北市,中新书局,民国65年.

  第五节:场景的因素

  文艺复兴时期的戏剧学者认为一出好的戏剧,剧中故事发生的地点,应不可超过单一的地点*.

  一出戏场景的多寡实际牵涉到技术的限制,同时也与剧种或媒体的特性有关.我们看现代的电影,如《法柜奇兵》或是《第五元素》,感觉场景随著主人翁的冒险经历,不断地在变换,这也让我们一直保持著一种新鲜感,尤其是壮观的爆破场面,更是观众走进电影院看戏的重要原因之一.像这样强调动作与场面的戏剧,如果将故事发生的地点硬是限制在一个单一的地点,便觉得「看头」有些不足.

  不仅电影如此,现代舞台剧场中也有类似的情形.舞台布景变换速度快,数量多,设计璀璨瑰丽,也成了吸引票房的诉求的重点项目之一.但一般而言,在强调场景变换与场面壮观方面,舞台剧比电影所受的限制是要多的多.

  可是为何古人会订出这样的一项标准呢 这绝不是因为古代的剧场换景技术不发达(即使是希腊悲剧时代,大概就已经可以做到「天神」从天而降的效果),而是与戏剧美学或是剧场风格有密切的关系.

  比如希腊悲剧《特洛伊的女人》的场景,始终是在被希腊大军攻陷的特洛伊城的广场上.这个场景的后面是一个高塔,而这高塔正是城主未成年的儿子被希腊人活生生地抛下处死的地点.广场上的女人无论已婚未婚,都与这座城的命运有著密不可分的关系.整出戏的内容都是在表现他们从等待希腊人的发落到尘埃落定的情绪起伏过程.拿这样的场景,加上这样的故事内容,再搭配悲壮的史诗风格的语言,便觉得很合.

  就是上世纪初的现代戏剧中,「一景到底」的写实剧也曾盛行过,同样也被戏剧史学家给予很高的评价.就连某些当代电影大师,也会想要尝试一下「一景到底」形式的「威力」.

  剧作者拿到一个写作题材,先估算一下它的场景数量的多寡是有必要的.如果它的数量很多,不容易压缩或化约,或者相反的,不断变换的美观场面,反而能成为强调的重点,那麼电影剧本便是适合的创作形式.

  相反的若是场景数量少,或是情节内容所强调的是人物内心的冲突过程,便要想办法朝希腊悲剧或写实独幕剧形式发展.如果是这样,将场景尽量压缩到最少的数量,便绝对是有必要的(「暗场」的技巧运用,将在以后的章节讨论).

  *地点的单一性是义大利学者凯斯泰维柔(Lodovico Castevetro)於16世纪所提出的.他认为观众心里明白一出戏进行的地点仅限於戏剧的舞台,所以他们不能接受地点的改变.而有些批评家建议放宽地点的限制,允许场所可以转移到24小时内可以赶到的的地方.《世界戏剧艺术的欣赏-世界戏剧史》226页,布罗凯特著,胡耀恒译,台北,志文出版社,民国67年.另可参考《西洋戏剧思想》20页,台北,正中书局,民国71年.及《戏剧论集》1页〈戏剧的时空观〉一文,姚一苇著,台北,台湾开明书局,民国77年.

  第六节:时间的因素

  故事内容所经过的时间,也就是「戏剧时间」,它也是选择戏剧写作题材的重要考虑因素之一.

  文艺复兴时期学者凯斯泰维柔(Lodovico Castevetro)认为戏剧时间必须相等於观众看戏的时间,他的理由是观众明明知道一出戏进行的时间不过数小时,因此剧作家无法使观众信服这期间已经进行了数天或数年.其他同时期的学者并不似凯氏严格,但也不同意让戏剧进行的时间超过24小时*.这仅可以提供参考.

  从现代的观点而言,写一出戏戏剧时间的考量因素包括故事情节所经过的时间不可太长,以及中间最好不要有中断的情形等.戏剧时间太长或是中途有中断的情形,都会影响戏剧力量的累积.再说人的一生可以发生的事非常多,而几天或是几个月之内影响剧情发展的任何事情都有可能发生,因此如果戏剧时间太长或是有中断,它的可信度与说服力就会自然降低.

  虽然连续剧或是电影中偶有用字幕来交代时间经过的做法(如直接在画面上打上字幕说「一年后」),但这只是方便的办法,并不是表示说这样的做法是可取的.

  但是,如果所选择题材的戏剧时间确实太长,或是中间有中

中&国文秘源网 - 您身边@免费贴心的文秘专家 - 欢迎访问WwW.ZgDoC断的情形,也并不一定就必须放弃.如利用迟著眼点的写法,或是运用观众能接受的叙事手法,也同样能不让戏剧力量中断,而达到一气呵成的效果.(详见第三章第八节及第九节)]

  *《世界戏剧艺术的欣赏-世界戏剧史》226页.

  第七节:长度的考量

  一部剧本实际演出时到底会有多长,往往需要事先估算一下.这在对演出时间有实际限制的写作上,尤其必要.

  一般300字稿纸一页实际演出时大约一分钟,或是电影剧本100场约是90分钟的长度.剧作者可以用这个方法大约估计出演出所需的时间.若要更精确的估算,用演出时正常的讲话速度把剧本从头到尾念一遍,或甚至排演一次都能计算出更精确的长度.

  理论上一出戏最合适的长度是「观众一次集中注意力所能持续的时间」,这是最理想的了.如舞台剧大约都是60至90分钟,电影不能超过2小时,都是基於这样的考量.

  电视影集以每集60分钟为一单元,大致还符合上述的要求.而连续剧的形式,便是明显违反上述的原则,补救的方法就是每集前面加一个前情提要式的说明,这也只是变通的办法,如果能够选择剧本形式的话,仍然以观众一次能观赏完毕的剧种为最佳的选择.

  第八节:保护隐私的考量

  剧本创作处理的对象的是人与生活,在取材真人实事的场合,很容易一不小心就侵犯了当事人的隐私权.在处理剧作家自身的亲身经历,或是以周遭朋友亲人的性格或故事入戏,更会造成见面时的尴尬,影响到现实生活的人际和谐.在后面这种情形,最好能避免就避免.

  在前面这种场合,选择创作素材固然是艺术创作者的自由,旁人无权干涉,但为了避免纠纷起见,礼貌上的知会还是有必要的.在知会当事人或关系人时,除了表现出诚恳与善意的态度以外,适度地说明创作的动机与未来发表的方式,也是取得谅解的良好方法.

  同时在发表时也要注意将当事人的姓名用化名来代替.如果能在醒目的地方加上表达无意侵犯个人名誉与权益的意图等字样,也不失为保护自身权益,避免日后讼争的可行办法(如加上「本剧故事情节,纯属虚构,如有雷同,纯属巧合」等).

  第三章:大纲的制作与决定处理的方法

  第一节:大纲的格式与制作

  写戏前先做个大纲,它的作用就像写文章前先打个草稿一样.

  尽量将认为最重要的要素先列出来,评估一下想像中的做法的可行性,等调整到最理想的时候,再写时就不会遇到意想不到的困难.

  什麼是戏剧创作的要素呢 一般而言包括人物表,空间与时间,地点及情节或开场情境的简要说明等.如果才开始构思就有重要的人物对白从脑海里「跑」出来,能将这些重要对白放到的相对的场次下,也是非常可取的.其他如人物关系的纠葛或是角色外观的描述能加上去也是很好的.

  大纲也并不是越详细越好.简略的大纲也有它的好处,它可以预留一些弹性发展的空间.因为许多重要因素有时是在写戏时才临时决定下来的,只要沿著基本的框架走,其实也不容易浪费笔墨.

  但详细的大纲也有它的好处,对於初学者而言,它可以增加创作者的信心.同时在强调人物心理的写实剧中,事先将人物性格及彼此爱恨关系的纠葛描述出来,是非常有必要的,因为人物的动机在此种戏剧中十分被强调而且不能出错.

  大纲所列出来的创意,并不是全部都要用上,相反的有时为了整体的考量,许多创意都必须舍弃.取舍的标准是要让每一部分都是不可或缺而且都恰如其分.若是尝试拿掉一部份而对整体并不造成什麼影响,便可以大胆舍弃这部份不用*.事先计画好让一出戏的每一部份,都为一个主旨或作品的完整性服务,并且让整部戏成为一个结构严谨的有机体,这是对大纲工作最主要的目的之一.

  具体而言,舞台剧的大纲必须包括人物说明,演出剧场的属性,每场戏布景的安排说明,以及提示每场戏有关时空背景,开场情境或具体事件的额要说明文字.

  如果这出戏是按照时间顺序即正叙手法叙事的结构,几句简单界定整出戏情节故事发展方向的文字,不仅必要,而且可以在真正写戏时始终维持一定的方向感.

  如果是迟著眼点的写法,亦即开场时已濒临事态爆发的边缘的情形,将开场前已发生过的事先做个草稿式的详细描述,等正式写戏时遇有对话内容涉及前情时,便可不留痕迹地逐渐加以揭露,此时写来觉得胸有成竹,不会有挂一漏万,前情交代不清的忧心.**

  舞台剧的分场过去有分为五幕式及「法国景」的,后者也就是按照人物每上下场,台上出现新的人物组合时,就算新的一场.五幕制盛行於文艺复兴时期,是将一出戏依启程转合等一般原则分成五幕,即五个大段落,再在每幕下区分为若干场(现在所看到的经后人整理过后的莎士比亚剧作,即是此种分场形式).五幕制的分场方式现在已经很使少用了,目前实践的情形,多半是加以变化的方式居多.如一个独立事件做一场,或是一个新的情境及其演绎告终做为一场,都是常见的分法.

  分场的方式其实直接反应了一出戏的构思方式,在最后剧本的文字呈现上,它的作用就好比文章断落的功能那样.

  电影剧本大纲方面,包括人物说明,以及交代每场戏的时间,地点及场景环境.电影剧本有拍摄的考量,在构思大纲时交代每场戏的时间与地点,对於决定拍摄时的光线,及结合同一地点的几场戏集中作业,都有许多的好处.

  大纲写下来后,还必须做许多的调整.用电脑Word软体或是其他文书处理软体来拟大纲,日后调整起来要比写在白纸上的方便得多.以Word5.0以上的版本为例,在〔大纲模式〕下,可以任意搬动调整个别一场戏的标题及其说明到最适当的位置;也可以将每一场戏的文字说明部份缩起来,只看各场戏的标题,感受一下从头到尾逐场排列顺序的逻辑关系,考虑看看有没有问题.总之利用电脑调整大纲工作起来十分方便.不然若是无法使用电脑时,可将每场戏的说明文字分别写在个别的一张资料卡片上,再加以排列调整,也不失为一种可行的方法.

  *关於一出戏结构的完整性方面,可参考亚里士多德著,姚一苇译注之《诗学笺注》第七章及第八章有关完整的「动作」的讨论.

  **迟著眼点及正叙的写戏手法,请参考本章第八及第九节.

  第二节:几种产生大纲的应用方法

  实际动手写一个初步的大纲,对於初学者可能是最困难的一步.

  古典学者将一出戏从头到尾的变动称作「动作」*.什麼又是「动作」呢 有的解释为「从情绪到情绪」,就是说开场时的「情绪」到结尾时的「情绪」之间的变动过程.这种解释对实际要写戏的人,似乎算不得什麼具体可依循的规则.与「动作」相似的概念还有故事情节,或是主人翁的成长等.

  不论把「动作」解释成什麼,最好不要划地自限,认定它一定是什麼或是一定不是什麼.戏剧是时间的艺术,只要达到一定的时间篇幅,戏剧是可以不必一定要讲故事的.讲故事的戏剧好写,不讲故事的戏剧就难上许多.有人说《特洛伊的女人》没有「动作」,但实际上还是表现了众女俘虏们最后命运揭露的过程.现代剧作家贝克特的《等待果陀》**一般认为是没有「动作」的戏剧的代表.两个流浪汉等来等去什麼都没等到,戏剧终了时只有荒地上的树少了几片叶子….这样的戏重点之一是落在他们充满隐喻与嘲讽的几近默剧风格的互动上.剧作者熟练大纲的写法后,有空可以尝试更多无拘无束的「动作」形式的剧本创作.

  这里提供两则产生初步大纲的实用方法,两个都是讲故事或有故事情节的大纲写法.

  一个是将题材转换成一连串的事件***.一开始拟大纲的时候,最方便的的方法就是先将大小事件按照时间顺序来排列.这只是初步的大纲,日后还要调整.有了这时间序列事件的排列,再填上每个事件的时间地点,便能够清楚看出中间是否有戏剧时间中断的情形.之后再考虑是否

中&国文秘源网 - 您身边@免费贴心的文秘专家 - 欢迎访问WwW.ZgDoC需要变换成「正叙」以外的叙事观点,来调整事件的先后次序.

  其次一种方法是一提笔就先列出最重要的戏剧情境.这情景可能是创作者一接触题材时,感受最深刻的戏剧时刻****.比如梁山伯知道英台原来是女儿身喜出望外的时刻.有了这关键的时刻,又可以推出同样重要或次要的时刻.又比如梁山伯知道祝英台许配了马文才的时刻,又或是梁山伯在不知情的情形下,与祝英台结拜的时刻等.将这些大大小小的戏剧时刻串起来,再加上中间衔接剧情用的过渡性的场景,如主人翁在行路时的独白等,就做出了可以持续对它工作的初步大纲.

  *亚里士多德在他的《诗学》中提到「动作」的地方很多,但像是当作一个一般人都能都能明了的名词那样,并未加以解释.请参考《诗学笺注》第六章讨论「悲剧的定义」,第七章及第八章讨论「完整的动作」的部份文字.

  **《等待果陀》是荒谬剧的经典剧作之一,中译本可参考【淡江西洋现代戏剧译丛】之《贝克特戏剧选集》,颜元叔主编,台北惊声文物供应公司,民国72年.

  ***卫西林的处女作《做个快乐的好学生》,就是一上来就将彼此相关的大小事件做个顺序的排列,然后才开始写的.由於这些事件早就存在作者的脑海中,一旦个别事件确定了,每场戏的人物,时间,地点,要从那里演到那里等问题,都能迎刃而解.每场戏的事件式的提示,如:第二场「射飞机事件」,第三场「徵求答案」等.请参考「卫西林」剧本工作室网站上刊登的《做》剧全文.(网祉是http://.sitepalace/playwright)

  ****卫西林的《谢文达之远离中国》是根据谢氏之子对其父事迹所做的追述文字所改编的.剧作者在拟大纲的时候,用的是情境式的思考方式,就是不管故事发生的先后顺序,先把主人翁人生经历中感受最深刻的时刻列出来,再想办法找出最合适的叙事观点将这些戏剧时刻巧妙的加以贯串(这里最后选用的是强调主人翁主观观点所见的「表现主义」戏剧风格,整出戏犹如主人翁一场骚动的午梦潮思).

  如第一场表现的是谢文达受特情组织忠诚考验,明明火车误点却不被告知的情形下,带著重要国防机密在月台上挨饿受冻的艰辛时刻.第二场表现的是谢文达经过当局长年「冰冻」在江西水上机场做思想检查,好不容易调任令下来,在事前完全不知情的情形下,仍然遭受到来通知消息的宪兵队长冷嘲热讽的不堪情境.第三场表现的是晚年的谢文达,对前来套交情,曾参与忠诚考验的前特情人员,硬是将曾经对谢的屈辱待遇说成是对当事人的恩惠一事,加以断然反驳的爆发时刻.

  第三节:「高调」与「低调」处理

  有了初步的大纲,第二步就是要审视大纲,决定处理的原则.

  一个剧本的处理原则与它的取材的特性有很大的关系.一般针对题材制成的分场大纲,它能选择的处理方式每个大纲都是不相同的,有些素材适合某些处理方式,而某些则适合别的处理方式,换句话说题材的决定因素是很大的.

  「高调」或「低调」的处理原则,是剧作者最初考量的处理原则之一.

  「高调」意味者伟大的作品,剧作家有当作传世之作的企图.在风格上倾向精致或堆砌修饰的语言,整部戏的感情是浓郁,甚至超越日常生活水平而激荡的.戏剧情境是极度压抑,以致於随时濒於爆发的高度张力或紧张的状态.人物多半是崇高伟大的人物,或是包含风貌完整深刻的人物内在性格的著墨.以及充满壮丽的场面,或是高度肖真的写实布景等,都属於「高调」的处理范围.*

  「低调」的处理原则与「高调」的处理原则是相对的,但并不表示「低调」处理的剧作就较没有价值.

  「低调」处理的作品可能出於新风格的尝试或游戏之作,风格上倾向通俗易解的语言.整部戏的感情较「高调」的处理不那麼沈重,它可以是从温馨,诙谐,妙念到喜闹,感伤等各色各样的不同调子.剧中情境也较生活化,一般化,并不刻意紧缩事态的过程(为了增加剧情的张力与动能).此时在以剧情趣味为主的前题下,一些方便交代剧情的演出程式也会拿来使用(比如舞台剧演出时借用戏曲中人物上场说一段话,以交代身世,履历和前情的演出程式,即「上场白」).人物面貌并不刻意表现心理的深度与情感的特质,有时甚至为了语言的趣味,而采用类型化,夸张,非写实的人物性格,此时虽不免给人一种人物性格「扁平」的印象,但仍不失演出时的趣味.在场面与布景上,并不刻意求工,有时替代性的道具,或是象徵性的使用方式,都能塑造出一种温馨而具有亲和力的剧场空间特质.**

  高调的处理与低调的处理原则虽然有上述的差别,但这并不表示两者是泾渭分明,没有交集的两个独立的风格范围,其实这只是一种有用而便利的区分罢了.比如蔡明亮的电影用的是一贯的「低限」的处理手法,比如他的人物对白甚至比日常生活中的更简单(「低调」的语言处理原则),但透过人物的行动充分显示出人物丰富的内心活动与精神,感情的活力(「高调」的人物性格刻化).

  一般而言,一部剧本各部份处理方式能够做到彼此相互协调,而能呈现出鲜明的整体效果,就可以称的上是具有「风格」的作品.「风格」可以借用,也可以原创.多观摩,多思考具有水准的作品或演出,能帮助创作者掌握各种处理方式彼此间相互协调的逻辑与关键考量所在.

  此外,在写一出戏的时候,预先决定采用「高调」或「低调」的处理原则,可以避免过多的企图心与精力,花在不适宜的题材上,或是用了过少的努力在具有潜力的素材上等,缺乏效率或浪费好题材的情形.

  *「高调」处理的戏剧作品如所有的希腊悲剧,中译版本可参考前注.强调「风貌完整深刻的人物内在性格」的作品,如易卜生(Henrik Ibsen)及契可夫(Anton Chekov)的写实风格作品.中译本易卜生可参考《易卜生集(上)(下)》潘家洵译,台湾商务印书馆,民国71年,含作品《娜拉》,《群鬼》,《国民公敌》,《少年党》,《大匠》;《易卜生戏剧选集》,颜元叔主编,淡江大学出版部,民国76年,含作品《海达.盖伯乐》等;以及《易卜生戏剧选译》,黄琼珠译,台北市,大中国图书公司,民国80年,含作品《罗士马山庄》,《海之女》.契可夫中译本可参考《契诃夫戏剧集》,台北,万年青书店,含作品《伊凡诺夫》,《海鸥》,《凡尼亚舅舅》,《三姊妹》,《樱桃园》.

  **「低调」处理的戏剧创作如卫西林的《做个快乐的好学生》,《小明离家记/E.Q.小老师》,在这两出戏中除了主人翁外,大多采用类型化,夸张的人物性格,另外则是采用了类似戏曲「上场白」的演出程式,便利剧情的迅速推展.游戏之作如卫西林的《拍郎与老ㄉㄧㄚˇ的日间游戏》,结合了政治隐喻,寓言剧与默剧等元素.尝试新风格之作如卫西林的《两个跷家的小孩》,利用替代道具及音响,灯光的配合,在小剧场中呈现行进中车厢内的演出场景.又如卫西林的电影剧本《苦恋 普罗米修斯》及《娜拉,想家》,都是实验将小剧场内的演出实况与现实生活中的事件相互穿插,共同诠释一个相关的主题.前述卫西林的创作请参考前注相关网站.

  第四节:人物(关系)优先或情节优先

  开始写一出戏的时候,必须先抓出强调的重心,而人物关系或情节,何者才是表现的重心 则是最常考虑的因素之一.这也与题材所能提供的素材是否完整有关.

  人物关系优先的戏剧,意味著清楚的人物性格的刻画,事先思考清楚人物感情的期待与落空,以及人物心里与情境的密切关系.换句话说当一出戏呈现在读者或观众面前时,

中&国文秘源网 - 您身边@免费贴心的文秘专家 - 欢迎访问WwW.ZgDoC人物行事语言的动机都必须是事先考量再三,经得起质疑的.这类的戏剧可以挪威剧作家易卜生的写实风格的剧作为代表,如《玩偶之家》便是.*

  由於人物的性格刻划深刻,感情著墨细致,在鉴赏时便能给人很大的震撼与极其贴近现实生活的鲜活感触.但这也意味著取材上必须有严格的标准.一个题材让人一看就能给人强烈的人物性格的暗示,便有潜力发展成以人物关系为主的戏剧创作.若是人物关系或心理状态及性格方面付之阙如,而想写成刻划人物为主的戏剧,便需要剧作者的人生经历中去找适合的人物性格来填补.否则巧妇难为无米之炊,缺乏人物性格内容的素材,是不合适做贴近真实的人物内在写真的创作.

  在具体做法上,当写成初步分场大纲的时候,尝试在脑海里去解释每场戏中人物的心理状态或行事语言动机,若发现破绽处处,通常就是人物关系及性格设定上不够具体.

  此时便可以在初步的分场大纲上,再增加许多的补充资料.比如尽量针对每个人物,设法列出他的性格特徵,与其他人的关系,开场前的相关遭遇,与内心最主要的愿望与期待.还有就是写下每场戏开场时主人翁的心理状态,尤其是对於攸关个人命运的重大讯息,当时是否知情 以及知情后的心理反应等等.

  将这些补充讯息,重新填入人物说明或每场戏的提示之后,再从第一场到最后一场,在脑海里顺过一遍,看先前人物行事语言的动机等有破绽的地方,是否都已经补起来了.若是还有疑问,就要添加更具体的设定与补充的资料,如此反覆直到都没有问题为止.

  情节优先的处理方式,意味著剧作家把讲一个生动的故事做为最主要的目的.

  在这种场合,不排除类型化的滑稽角色,或是英雄,美女人物等.而用来交代故事情节的程式,都尽管可以借来用.比如电影一开场就打出一大堆前情提要的说明字幕,或是舞台剧借用戏曲舞台上场白的程式,意即人物才第一次上场,便一股脑儿地把自身的身世履历以及之前发生的事,都说个清楚,讲个明白等等.这些处理方法都只是为了一个目的,也就是为了迅速推展剧情到达精采的部份.好莱坞的******,除了表现精采的打斗场面之外,迅速推展情节故事的诉求重要性,远远超过人物关系与感情的刻划.

  在大纲的调整上,此时观察的重点则是放在情节的推动是否顺畅而有趣.同样从第一场到最后一场,先在脑海里默想一遍大概演出或上映时的情形,看看是否有哪一场觉得特别枯燥单调,又或者是情节的发展上过於凑巧,缺乏逻辑或显得不合理等.如果有上述的情形,便需要添加趣味的设计(如梯突滑稽的场面或是有趣人物的穿插等),或加入人物动机或场面的伏笔,预示与衔接上下剧情的过场戏,还有就是重新调整整个剧情的发展方式(这意味有许多场戏都要跟著更动,有时连结局也会跟著改变),直到觉得满意为止.

  大纲的调整,往往在事后证明是非常具有效率的做法.提笔就写,写到一半才发现人物设定不足,或是原先设计的剧情发展越想越不合理,而想要从头改过等骑虎难下,进退失据的状况,都可以事先加以避免.

  *《玩偶之家》中译本译做《娜拉》,参阅《易卜生集上下》,潘家洵译,台湾商务印书馆本.

  第五节:语言风格与整出戏的基本情绪

  想要用文字创作,最先想到的因素之一就是语言风格的问题.一个作家面对一个题材时,他会很清楚这个题材是适合用新诗,散文,或是诙谐搞笑的语言,甚至古典诗来表达.戏剧写作的情形也差不多.戏剧的语言除了推动剧情外(尤其是舞台剧),并且是营造整出戏适当气氛最有效的工具之一.

  某些剧作者擅长某一特定类型风格的语言来创作,如闹剧的语言,或是讽刺的语言,或是诗意抽象的语言,或是讨喜的抒情散文式的独白.而熟习越多种语言风格的作者,取材的范围越广,所能表现的空间也越大.

  第一项:诗意的语言

  诗意的语言最常见的包括史诗式的语言,以及新诗式偏向内心独白式的语言.

  史诗的语言风格,一般偏向跨示,悲壮,雄伟的修辞,而且经常在内容上牵涉到祖先,伟人,神灵,命运等因素和历史,神话典故.在人性与人类社会层面上,具有共通性意义的题材,或是创作的目的是在推崇某一历史情境的波澜壮阔,或人物的勇气,崇高,伟大的素材,都非常适合运用此类的语言风格来创作.这方面最成熟的剧场演出风格,就要算是希腊悲剧的剧场.

  诗意的语言还包括新诗式的语言风格,这在当代的小剧场中十分常见.一般而言在使用上以当作剧中主人翁内心独白的方式居多,这是因为以他来做剧作家在场上的代言人,说出作者的观点或是心中想说的话,在运用上十分方便.但必须注意的是内心独白使用的过多,说明的功能固然较丰富,但做为推动剧情的作用会因此变地较不明显,有时甚至会降低故事情境的力量与重要性,这点是必须留意的.

  诗意的语言通常表现的空间是最大的.这主要是因为它必须始终维持一定抽象的基调,在这基调上剧中人物随时触景生情式地藉联想与想像加以发挥,不仅十分合理,不会显得缺乏动机,同时在语意内容的空间上也可以无限宽广.在某些场合由於它的抽象性很容易维持吸引观众所需要的悬疑气氛,而在另一些场合做为激越情绪的宣情式的表达也能得到最佳的效果.诗,尤其现代诗的风格有许多种,不同风格的诗的语言在戏剧写作上的潜力,仍值得创作者不断地去挖掘.初学者有空多阅读前人的剧作,很容易增加对语言风格掌握的能力,同时也能培养对一出戏的气氛与语言风格间关系的感受力与洞察力.

  第二项:低限的语言

  低限的语言风格经常出现在电影中.如蔡明亮或克林伊斯威克的西部片等.

  低限的语言风格指的是剧中人讲话简单,说话时没有情绪起伏.可是这样的人物对白,往往必须配合激烈的动作或骇人听闻的情节发展.

  整出戏有时给人一种极其低压的气氛,与情节故事爆发性发展的期待.又或者是粗糙简短的语言,与性格鲜明,感情澎湃并具有强烈生命力的人物,两者之间形成强烈的反差效果.即使是这样,整出戏的开始部份,必须对后来的情节发展有所暗示,而且节奏不可太过缓慢,否则便显得过於沈闷,令人不耐(如某些克林伊斯威克的西部片便失之沈闷,进展过於缓慢).

  低限语言风格的电影是否能够成功,取决於题材的成份很大.当初步大纲完成时,几乎就可以预先知道整出戏的效果可不可以出来.此时若是发现人物性格不够鲜明,无法与简略的语言形成对比,又或者是需要更多的语言才足以推动情节发展时,那麼就应暂时搁置,或是选择其他更适合的语言风格来表现.

  第三项:隽永的语言

  和电影有关的语言风格还有隽永的语言,如王家卫后期的电影和昆丁.提诺的《黑色追击令》.

  「隽永」意思是「风趣而耐人寻味」.王家卫偏向主人翁内心独白的运用,而《黑色追击令》则强调两黑道混混间的有趣对白.

  内心独白往往与画面的剪辑效果,及人物的表情动态相互搭配,三者间形成复杂的对位关系.它比较上述低限的语言与浓烈的故事情节发展间的单纯的反差关系更为丰富,它近似一种爵士乐或室内乐的不同乐器间旋律的关系,换句话说演员的表演,画面的剪接与人物的内心独白间如何才能「玩」得开心,「玩」得有趣,便需要十分精密的剪辑设计与良好的语言文字的掌握能力.

  一般的分场大纲可能无法呈现独白与画面对位的效果,此时可以将初步的分场大纲进一步区分成声部和影部,分置於剧本页面上的左右栏内,再写下相对的语言梗概与画面效果的提示,将两者加以对照,看看所想要的效果是否能够出来.

  用做内心独白的隽永语言,与剧作者稍嫌自恋的生活情调,及剧中人物富於变化的自处能力有关,同时与满足一般人的窥视心理也分不开.现代人向往此类轻松的生活调调,或许是这类电影成功的主要因素之一.另一方面若让王家卫舍去具有强烈明星气质的演员不用(如王菲,林青霞,金城武等),观众欣赏的兴趣便会大打折扣,因此写这类电影时也应考量演员卡司的问题.

  《黑色追击令》中的灵魂人物,对周遭环境的情境,甚至事物的严肃意义,始终抱持著轻松玩味的态度,尤其是动不动就抬杠,随时充满不按牌理出牌的语言交锋,更是整出戏语言趣味的重点之一.

  《黑》剧大量运用特殊的情境设计(如连开

中&国文秘源网 - 您身边@免费贴心的文秘专家 - 欢迎访问WwW.ZgDoC创作时所遇到的实际瓶颈,只能看看报,睡睡觉,下笔顺利的时候又要担心体力不继,必须时时补充热量,所以是很苦的.

  底下谈一下真正写戏时的一些应变的技巧.

  第一节:交代前情

  交代前情对於任何形式的戏剧写作都是有必要的.应用的方法从最粗糙到最细腻的都有.像某些电影那样,一开始便打上一大堆说明的字幕,或是演到一半跳到过去,把相关的,发生过的事原原本本演一遍(电影,电视剧中经常用黑白画面来暗示回忆),这些都是最简单的方法.又比如像传统戏曲那样人物上场先说上场白,把身世履历和过去发生到现在的状况说个清楚再开始搬演,也算是方便的手法.

  交代前情最高明的方法是一边戏剧行动仍然在进行,一边同时借由人物的互动与对话,让观众自然储备了相关的资讯,能够一路顺畅地看下去而浑然不觉.而这方面的技巧又可以分为两个层次来谈.

  第一项:鸡毛扫景

  在写实剧中经常使用的是「鸡毛扫景」.鸡毛扫景用在一出戏的开头,通常的情形是用人正在打扫客厅,主人则在等待客人,於是两者间便有段对话.如「女主人:表少爷上次来是什麼时候的事啊 用人:是小少爷长水痘的那年吧 」.接著两人便很自然会提起一些往事,交代前情的目的也就达到了.*

  第二项:心腹人物

  此外戏剧中用来交代前情的技巧,还有就是运用「心腹」的人物.这类人物如在主人家待了好多年的奶妈或用人.这类人物设置的目的,就是为了在主人翁心情起伏,情绪不佳时,与主人做交心的谈话用的.如《乱世家人》中郝丝嘉的黑人奶妈就是这类的人物.此类人物通常不仅能严守秘密,而且是极端维护主人的.这段预期中的交心对话,自然能揭露相关的往事与主要人物过去到现在的感情遭遇.

  另外在风格化演出的剧场里,除了上述的技巧外,还有许多剧场的惯例可以运用.比如希腊悲剧中始终待在场上的歌队,他们经常担任的是群众的角色,他们可以用朗诵诗的方式说出群众的心声,队员可以与领队交换对话,或是关切或探询剧中主人翁的遭遇或心情.又比如舞台剧经常使用的独白(尤其是在表现行路的过场戏中).无论是希腊悲剧的歌队或是独白的使用,都可以一面宣泄感情,同时带到过往发生的事,达到交代前情的效果.

  有经验的剧作者会发现迟著眼点的戏剧写法,在交代前情的做法上有一定的好处.这主要是因为迟著眼的的开场情境,多半是主人翁的感情与精神状态已经处於极其不稳定的时刻的缘故--这意味著高度的敏感与澎湃的感情能量.正由於这些人物特特殊的心理背景,在运用对话或独白来交代过往事时,实际编写台词的情形,并不比想像中来得的困难,初学者有机会不妨多多尝试.

  *开场时利用鸡毛扫景的技巧交代前情的例子,又可举契可夫的《樱桃园》,参见《契可夫戏剧集》第471页至473页,商人罗巴辛与用人杜袅莎在等待樱桃园主人离家数年后返家的一段对话.

  第二节:伏笔或预示

  伏笔或预示也是真正写戏时十分必要的技巧之一.

  伏笔或预示的作用就是埋伏线索或印象,让观众真正见到高潮时的事件,容易接受,因而能有更高的说服力.比如说预计将有自杀或杀人的戏,之前先安排见血或死亡的意象等.*

  伏笔或预示有些可以预先设计出现的时机,但写戏时临时即兴埋伏的情形也非常多.原来剧作者好比是具有经验的说故事的人,他会时时注意,步步为营地将听众的想像力与好奇心,逐渐缩小到他想要的范围内.因此剧作者在写对白或人物的反应上,便会对观众做一定的暗示与引导,许多伏笔或预示的意象,就是此时信手拈来的.学习者不妨从观摩他人的作品,以及亲自练习中多去累积经验.

  *如卫西林的电影脚本《夜开溜》(未发表)中前一个镜头是跷家女雪儿与飙车族扬长而去,接下来观众看到的是马路上一只被扭断脖子的孔雀(稍早雪儿才和伦伦及少年小攀,小汪为了一时好玩,一起潜入私人游乐园中盗取出来的),预示著电影快要终了时,雪儿为了一件名牌衣服的纠纷,竟然被飙车族集体凌虐致死的悲惨命运.

  第三节:打岔与停顿

  打岔与停顿其实是十分好用,又十分重要的编剧技巧.

  在日常生活中,一个人的感情表达若是一泻而尽,便会太露骨,显得十分不自然.从另一个层面而言,当一个人过於坚持一个话题,说话的人的动机也会显得令人起疑.同时较为曲折的感情表达或事实真相的揭露,在一般的情形下,听者事先也未必会有心理准备,因此往往会本能地流露出排斥的态度.还有就是谈话继续进行中,一定会遇到话题或情绪转换的地方,如果中间毫无停顿或来自外界的打岔,就会像文章缺少分段或音乐少了节奏变化那样,让人觉得无法喘息,甚至觉得别扭或不耐.此外打岔能提醒观众外在环境中的现实因素并未消失,而停顿则能暗示著说话者正在对某件事进行思考,或注意力突然停顿或转移等的心里状况.因此打岔与停顿不仅是在编剧上不能忽略的技巧,而且若是能适当地加以运用,还能够让场面看起来显得更真实,更具有说服力.

  因此服务生或用人频频端茶或送点心上场,实际上是能凸显出被打岔的对话者双方需要隐私的逼真气氛.而且在打岔或停顿的时候,剧作者还可以不露痕迹地变化话题或转换人物的情绪状态(这在剧情的推展上与藉由对话来交代前情上,都十分必要),观众也不会因此觉得不自然.而复杂的感情宣泄或是真相揭露,在说话进行中适当地安排进入打岔或停顿,也比较一次说完更具有说服力.

  日常生活中打岔与停顿是十分常见的现象,一般人也几乎不会去问其中的动机或理由.打岔与停顿的性质不一而妙用无穷,其能使一出戏的人物情绪起伏变化与故事情节发展显得更为逼真,并具有更宽广的想像空间,剧作者不妨在平时多留心体会,到真正写戏时再加以充分运用.

  第四节:冷热调剂

  冷热调剂使用的场合,好比一出严肃沈重的戏,若全戏的气氛一成不变,不仅缺乏波涛起伏,观众的情绪感应也会弹性疲乏;这时便需要利用喜感的人物来穿插其中,不仅让人耳目一新,恢复情感感受的活力,就是剧情再进行的时候,观众也能很容易地重新入戏.

  希腊悲剧《依底帕斯王》讲的是具有责任感的国王,自我揭露弑父娶母的滔天大罪的故事.这个让任何人都无力承担的过失,其真相大白的关键所在,竟是由一个语言诙谐,语意模拟两可的报信者,所带来的重大讯息所证实,简直吊足了观众的胃口.这个报信者无疑是个类型化,性格不十分复杂的人物,却可以带来全剧最重要的情绪调剂的效果,并且自此之后整出戏才正式地进入主人翁悲惨命运的终结.

  第五节:明场与暗场

  前面提到细心规划明场与暗场的运用,可以达到精简场景数目的目的.而在实际写戏时,适当运用明场与暗场的技巧,可以将原本人物众多的场面化整为零,分派成想要的人物组合,让他们彼此互动,最终达到推动剧情进展的效果,其过程就犹如使用一台时空折叠机一样神奇.

  比如一场家庭舞会的戏,如果让全体人员都同时上场,舞台上必定焦点紊乱,走位调度困难;再说百分百的公开的场合,许多内心戏必定无法开展,若是将舞客随机分派成不同的人物组合,再交互进入场中(通常舞台上是邻近大厅而具有隐密性的空间,如西方家庭中用来进餐兼讨论事情的厨房),便能听到每个人对同一事件的看法,以及对不在场者的印象与批评,如此便能将剧情顺利推展开来.

  「将舞客随机分派成不同的人物组合」到底要如何做呢 这牵涉到人数上下场的动机,一般而言只要观众看得过去,不觉得奇怪就可以了.这点可以预先加以设计,再在对白中表露,但也可以在写对白时临场即兴,信手拈来.

  上下场的动机

  这类动机,比如一阵笑声后,一对男女人物进场,舞台指示显示「稍停」,接著男方便突然开始向女方示爱(示爱是非常个人的事,因此需要绝对私密的空间,因此两人进场的动机便不言可谕了).又或者是一群酒肉朋友一边嚷著肚子饿,一边便直接闯进场中找东西吃;一会儿又听到大厅内传来唱生日快乐歌的声音,其中又有几个人出场去凑热闹,而留下另一些略带醉意的人物,只是为了好玩,便

中&国文秘源网 - 您身边@免费贴心的文秘专家 - 欢迎访问WwW.ZgDoC

各类文书范文:剧本创作实务篇版权归作者所有,转载请注明出处!

分享范文给亲友.

下一篇:中国建设银行个人住房抵押额度 下一篇 【方向键 ( → )下一篇】

上一篇:睡眠日儿童睡眠和睡眠问题对策 上一篇 【方向键 ( ← )上一篇】